SONÁMBULOS

¿ESCAPAR?

Por Óscar Alberto Fontana* (@fontanaoscar)

sonambulos

La teatrería, es un espacio que tiene ya varios meses funcionando y que se suma a la gran oferta de teatros, salas y foros que se han abierto recientemente en la ciudad. En una de las salas de este espacio, Reynolds Robledo presenta otro de los montajes del que es autor y director.

El texto parece emular el tópico de “Lobos por corderos”: el juicio moral al que es sometido uno de los personajes, producto de una decisión “incorrecta”. Una vez más, la historia comienza bien y se espera que ésta avance en intensidad, sin embargo, a los pocos minutos de iniciar toma un camino alterno, alejándose del interesante y prometedor punto de partida. Después de que la historia se ha instalado en el aparente conflicto, ve con desdén el planteamiento inicial para finalizar de una manera precipitada e inverosímil. Robledo ha decidido no internarse en la inmensa riqueza de su conflicto, lo soslaya, opta por una resolución sencilla y temerosa. Puede percibirse a un dramaturgo huyendo de su premisa y resistiéndose a ir al fondo de su argumento, cuestión que, de no ser así, generaría indudablemente una deliciosa potencia en el texto.

El trabajo escenográfico de Ingrid Sac es plausible, logra con astucia, recrear el comedor y el jardín de la casa donde trascurre la obra. Los tonos claros en ésta, confieren a la escena de un carácter sofisticado.

El trabajo de los actores también es digno de ser mencionado. Se disfruta de inicio a fin la excelente actuación de Hernán Mendoza y Paloma Woolrich como madre e hijo respectivamente. Nada distinto a la interpretación que ofrece Mónica Dionne en el papel de la madre. En definitiva, el trabajo de ellos sostiene lo que puede verse en escena y es por esto, laudable.

Estamos frente a un trabajo que cojea, pero que se sostiene por grandes y talentosos pilares. No deberíamos hablar de “lo que pudo ser”, sin embargo, al ver el resultado, siempre viene a la mente la idea de que las cosas pudieron salir mejor. Esto sucederá, el día en que su autor deje de huir, para finalmente asumir la responsabilidad de su dramaturgia.

 

SONÁMBULOS

Dramaturgia y dirección: Reynolds Robledo

Con: Mónica Dionne, Hernán Mendoza, Paloma Woolrich, Ana González Bello y Pablo de la Rosa.

Lunes y Martes 20:3Hrs.

Hasta el 20 de Septiembre

Sala “A” de la teatrería

(Tabasco 152, col Roma)

oscar.fontana@distritoteatral.mx

*Actor / Dramaturgo / Teatrista

**El texto publicado es responsabilidad de su autor.

En DISTRITO TEATRAL creemos en el poder de la cultura para transformarnos al dar sentido a lo que vemos. #Vamosalteatro para descubrir qué #valelapena ir a ver y conversar. Da click aquí si quieres conocer más de nosotros.

CARTOGRAFÍA SOBRE LA ARENA

LA CUERDA FLOJA

Por Óscar Alberto Fontana* (@fontanaoscar)

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA-ECARD

De una dramaturgia colectiva compuesta por un quinteto de mentes femeninas, surge un texto que narra la historia de vida de cinco mujeres y la relación con el viaje que cada una ha emprendido.

La dirección de Mahalat Sánchez y Ricardo Rodríguez resulta eficaz: privilegia el ritmo la mayor parte del tiempo. Se vale de elementos que logran una estética escénica que captan la atención de su espectador. Logra un discurso poético que sostiene con un trazo ágil respaldado por el trabajo de las actrices. Otro elemento destacable es el tono, resulta oportuno y colabora una vez más a que el texto fluya con desenvoltura.

El texto se vale de fragmentos narrados y otros por demás informativos, lo que puede resultar aburrido para el público, quienes están a la expectativa que algo suceda. Sin embargo, este es un claro ejemplo que un texto, quizá, un tanto fallido, puede ser rescatado y complementado por el discurso y pericia de la dirección, si es que ésta sabe lo que busca, claro está.

“Cartografía sobre la arena” es un montaje muy riesgoso que apuesta por un discurso basado en la palabra más que en la acción. Es una obra que puede visualizarse fácilmente en la cuerda floja pretendiendo no desplomarse. Afortunadamente está respaldado por el trabajo de las actrices y por el talento y esfuerzo de sus directores. Sin embargo, un texto de esta naturaleza en manos equivocadas, sería indudablemente un trago muy amargo para el espectador.

 

CARTOGRAFÍA SOBRE LA ARENA

De: Mahalat Sánchez, Alejandra Chacón, Georgina Ságar, Raquel Urióstegui y Rebeca Trejo.

Dirección: Ricardo Rodríguez y Mahalat Sánchez.

Con: Georgina Ságar, Rebeca Trejo, Pilar Cerecedo, Mahalat Sánchez y Cecilia Ramírez Romo (alternan funciones)

Viernes 20:00hrs, sábados 19:00hrs y domingos 18:00Hrs.

Hasta el 17 de Julio

Teatro Benito Juárez

Villalongín 15, Col. Juárez. Cerca del MB Reforma

 

oscar.fontana@distritoteatral.mx

*Actor / Dramaturgo / Teatrista

ALEJANDRO BRACHO: POR PRIMERA VEZ DIRIGE TEATRO

Por Johana Trujillo (@jOtrujilloA)

 

Alejandro Bracho co-estelarizó 007’s Licence to Kill de James Bondy Romero y ha actuado en más de 20 series y películas. Fue el villano cómico Emily de la telenovela Los Sánchez.  Estudió actuación y dirección en N.Y. y L.A. Por primera vez dirige y actúa en teatro con Esperando a… Godette, una atrevida e inteligente comedia inspirada en Esperando a Godot de Samuel Beckett,  cuyos personajes son dos sexoservidoras, una adicta al sexo y otra a las drogas, que esperan la promesa de una cita que nunca llega.

Aunque externamente parece que no sucede nada –salvo que una abuela muy extraña y su bella nieta que se topan con ellas les jalan el tapete– por dentro les pasa de todo, lo cual pone a prueba su relación de pareja por estar esperando a alguien que les prometió darles una cita pero nunca aparece.

En esta comedia, la cantante de ópera Morganna Love debuta como actriz interpretando, junto a Ana Dizaín a dos sexoservidoras. El reparto lo completan Isabella Sánchez-Mejorada, Carilú Navarro y el mismo Alejandro Bracho. Se estrena el 16 de julio y estará en temporada hasta el 10 de septiembre, todos los sábados a las 7:00 y 9:00 p.m., en Traspatio Escénico ubicado en Saltillo 134, en la colonia Condesa.

En entrevista, el hombre que llegó al teatro porque se hartó de ver mal teatro, acartonado y muerto.

 emanuel hidalgo

Este año, te estrenas como director y actor de teatro con una adaptación tuya sobre un texto de Beckett ¿Qué es lo que te ha llevado a explorar el teatro?

 

No sé si la palabra adecuada en mi caso sea “explorar”, pero uno de los factores que me lleva a hacer teatro en este momento es que me harté de ver teatro malo, aburrido, acartonado y muerto como diría Peter Brook, así que pensé que en vez de quedarme dormido, hacer corajes y quejarme cada vez que iba al teatro por qué no mejor montaba una obra que me hiciera feliz. Otro factor es que creo que después de ver nuestra propuesta el público será más comprensivo, amoroso y tolerante con el prójimo aunque no todos pequen de la misma manera.

 

¿Cómo decides crear este texto a partir de Esperando a Godot? ¿Por qué este texto y no otro?

 

Siempre me ha parecido que tiene mucho humor. La gente de teatro en este país luego cree que el teatro es un asunto pomposo que hay que tomarse muy en serio y yo tengo ganas de hacer el experimento de montarla en comedia si no por otra cosa nada más para ver qué pasa. En algún momento también pensé en montar Ricardo III de Shakespeare en comedia, pero tuve que desistir porque no encontré un actor jorobado que aguantara mis chistes.

 

Cuéntame con lujo de detalle todo lo que hace importante que  Esperando a Godette exista.

 

Respuesta: El amor. Punto.

 

¿Qué tiene de particular tu propuesta respecto a toda la oferta teatral que hay en la ciudad? ¿Por qué son diferentes? Si Esperando a Godette no existiera ¿el teatro seguiría igual?

 

Respuesta: De entrada, que nadie se va a salir de una función igual que como entró ni se va a aburrir, sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. Salvo un par de excepciones, la mayoría de las obras que están en cartelera son bastante predecibles y fresas. El teatro seguirá igual con o sin Esperando a Godette. Esperando a… Godette simplemente es una bocanada de aire fresco y esperanza en un medio de lo más contaminado.

A diferencia de “Esperando a Godot”, nosotros ubicamos la obra en Tlalpan, y en vez de dos personajes desconocidos tenemos a dos sexoservidoras, personajes muy reales. Nos pudimos haber quedado en una comedia cómoda, con alburcitos, como las del teatro comercial, pero no. Es una comedia inteligente, requiere que el público piense y por eso es arriesgada, porque hacer teatro donde se requiere que el público haga un esfuerzo es un riesgo.

 

Háblame de tu elenco. ¿Qué te hizo decidirte por ellas y no por otras?

 

Respuesta: En primer lugar que son unas mujeres maravillosas a las que admiro muchísimo como actrices y seres humanos. En segundo, que no concibo la puesta en escena con nadie más porque las cuatro siempre están siendo veraces en el momento presente, en vez de actuar. Y en tercero que como todas fueron mis alumnas hablamos el mismo idioma y nos entendemos perfectamente bien. Además, una de mis prácticas espirituales es juntarme y trabajar sólo con buenas personas que hacen el bien.

 

**El texto publicado es responsabilidad de su autor.

En DISTRITO TEATRAL creemos en el poder de la cultura para transformarnos al dar sentido a lo que vemos. #Vamosalteatro para descubrir qué #valelapena ir a ver y conversar. Da click aquí si quieres conocer más de nosotros.

LOBOS POR CORDEROS

EL TEATRO TIENE UN COMPROMISO CON LA VERDAD

Por Óscar Alberto Fontana* (@fontanaoscar)

corderos

Existe una innumerable cantidad de textos dramáticos que se valen de reuniones y encuentros para el tratamiento del conflicto. Éstos textos – cuando están bien escritos – son un campo fértil para su desarrollo, además resultan ser un dulce por demás adictivo al paladar del espectador.

 

En “Lobos por corderos”, tres padres de familia se reúnen con la directora del colegio para escuchar una propuesta económica que pretende “resarcir”, de algún modo, el terrible accidente donde sus hijos pierden la vida. Esta premisa en el texto de Reynolds Robledo, abre en los personajes, una fiera batalla entre lo conveniente y lo que consideran éticamente incorrecto.

 

El texto de Robledo, plantea un conflicto que tiene todo para crecer en intensidad y encaminarse hacia un atractivo e inminente estallido, sin embargo, el autor desaprovecha la fertilidad del tema y no permite que la historia avance como se esperaría. El tratamiento que le da a los personajes resulta tibio en relación con la premisa y esto hace que se vuelva parcialmente inverosímil y se debilite. Pierde de vista su objetivo regodeándose en temas alternos y no atiende la línea que plantea al inicio del montaje. Finalmente surgen algunos cuestionamientos respecto al discurso: ¿Qué quiere decir el autor con este montaje? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Acaso sólo pretende del público una valoración moral de lo que está viendo – y si así fuere – cuál es su postura?

 

La dirección, desafortunadamente, no contribuye a que la puesta en escena logre la intensidad que requiere. Como en todo montaje, el papel de los actores es un tema escabroso, ya que, éstos fungen como conducto para la transmisión de un discurso, sin embargo, se percibe un trabajo desprovisto de cualquier profundización. Es importante aclarar que la capacidad actoral de todos, está lejos de cualquier duda, pero un texto de esta naturaleza requiere de un incesante trabajo que sustente la acción en escena, y esto no sucede.

 

“Lobos por corderos” es una obra con un tema aciago, doloroso y agobiante, que debería urgirle trastocar a su espectador. El público está ávido de ser cimbrado, conmovido: entretenido. Y en este tenor, para reconocer las virtudes de una puesta en escena, ineluctablemente deberemos tener claro que, el teatro tiene un compromiso con la verdad.

 

LOBOS POR CORDEROS

Dramaturgia: Reynolds Robledo

Dirección: Daniela Padilla y Reynolds Robledo

Con: Mónica Huarte, Fernanda Borches. Mariana Garza y Alejandro de la Madrid.

Miércoles 20:30 Hrs.

Teatro Milán

(Lucerna #64)

 

oscar.fontana@distritoteatral.mx

*Actor / Dramaturgo / Teatrista

FRACTALES

Veo mientras escribo

Robert Creely

FraseFractales-Viridiana-Narud-Distrito-teatral_b

 

Por Viridiana Nárud (@viridianaeunice)

A veces me pregunto si no debiera ser el artista quien se enfrenta a una sociedad frívola suspendida en minucias y, no el hombre común quien se enfrenta a ese artista exigiendo lo sublime de lo terrible en el arte. Porque pareciera que el fin último de un artista, no todos, es agradar. Como diría Haneke, el arte debe inquietar.

Parece absurdo que el teatro, que ha acompañado a la humanidad y la historia de la civilización se encuentre en constante agonía del lenguaje y escénica. ¿En qué momento el teatro perdió la capacidad de reunir a personas interesadas en este arte y decidió abandonarlas en las taquillas? ¿En qué momento los sobrevivientes que asistimos a este recinto nos dejamos sorprender por palabras vacías?

Me resulta necesario hacer notar que en México la indiferencia de nuestros dramaturgos referente a nuestra realidad es histórica. En la revolución mexicana, mientras existían grandes cambios en la pintura, en la literatura, escultura… el teatro permanecía indiferente tratando de imitar actuaciones y dramaturgias del teatro español del siglo XIX. ¿Qué no se supone que el teatro es el grito de las ciudades?

Fractales de Alejandro Ricaño, es una obra que se encuentra dominada por minucias y un lenguaje muerto, ni siquiera agonizante, porque este último duele. Su fuerza es la retórica que sorprende al oído mal entrenado y sometido por nuestros gobernantes. Usar la técnica y repetición de una buena obra, es generar un desgaste de las formas. En el caso de “Fractales”, pareciera que el autor, pretende retomar la estructura de la obra “Mas pequeños que el Guggenheim”, sin éxito alguno.

En la dirección, Adrián Vázquez, se enfrenta a una problemática típica de la narraturgia: los pleonasmos escénicos. ¿Qué son? Vemos en escena justamente lo que es narrado en palabras. Lo cual resulta peligroso porque no existe un filtro ni reflexión por parte del director para que viva la acción dramática.

Entiendo que el autor quiso hacer un cúmulo de historias que para él resultan entrañables, así como a sus amigos, sin embargo, lo entrañable y lindo no es propio del arte. Dice Kant: “Los sentimientos de lo sublime tensan más fuertemente las facultades del alma”. Para lograr esto el escritor debe mantener en tensión las palabras, no resignificándolas, sino dándoles el peso y significado propios.

Se presentó en Teatro Helénico.

Dramaturgia: Alejandro Ricaño.

Dirección: Adrián Vázquez

LA ANTIPOÉTICA DE LOS ANTIARTISTAS

Por Viridiana Nárud (@viridianaeunice)

 

Esto, no es la austera renta

de una novedosa forma abstracta, esto

no es un revoltijo ni la forma

de esos hechos, esto,

 

griegos, es poner fin

a la batalla

 

Esto es la imposición

 de todas las predecesiones precedentes, las precesiones

 

de mí, la concepción de los hechos

que son mis palabras, resulta

 

de todo aquello que ya no soy, y sigo siendo,

la lenta oscilación hacia al oeste de

 

más allá de lo que soy

 

 

No existe un estricto orden personal

para mi herencia.

 

Charles Olson.

 

 

Introducción

 

El trabajo que dejo ante ustedes no pretende presentar la idea expresada en elemento reflexivo del concepto, esa es la tarea de la filosofía, por el contrario, deseo expresar lo absoluto en el elemento de la intuición que es propio del arte.

Si me permito hacer una revisión a través de la Historia del hombre se debe a que el artista siempre tendrá una perspectiva histórica, ya que la obra de arte pertenece a su tiempo, a su pueblo, a su entorno, por lo que siempre depende de ciertas ideas o preconcepciones particulares, sin dejar por ello de ser revolucionarias e inquietantes.

Así el artista en una interna conexión entre la historia del arte y la sistematización de las artes conjuga el plano diacrónico y plano sincrónico de la vida del hombre reflejada en la forma de la obra, la cual puede pertenecer a la arquitectura, pintura, escultura, fotografía, teatro, cine y la danza.

Parto de los dadaístas quienes fueron más radicales que los futuristas, y no sólo trataron de eliminar los museos, sino el arte en sí mismo. Lo que se ha visto expresado en los últimos años como no-arte o anti-arte, creando una confusión por parte de los productores y espectadores. Es importante recordar que en el siglo XX converge Marcel Duchamp quien proclamaba que uno de los valedores de la creación artística era el resultado de un ejercicio puro de la voluntad, sin necesidad de formación, preparación o talento. Todo es arte. Sin embargo, yo hago esta pausa y lanzo mi hipótesis: Si en la vida todo es arte, nada es arte.

Por ello me resulta importante hacer una reflexión de cómo en la actualidad estos preceptos artísticos y antiartísticos afectan el arte teatral y lo han convertido en antiteatral. Estos componentes son la suma y el reflejo de una ciudad en donde el arte quiere tener una voz.

No creo en lo que Hegel anunció hace ya dos siglos, en donde avisaba la idea de que las artes habían cumplido ya su tarea. Por el contrario, me uno a Charle Olson quien creía necesario poner un freno de mano a esta sociedad e ir más allá de los griegos, pensar en los fenicios, en los mayas, en los babilonios, en los sumerios, en todas esas culturas que han quedado eliminadas por occidente y nos han establecido ideas, separando el alma, el espíritu y el cuerpo.  En la actualidad, se nos demanda a los artistas traer de nuevo el espíritu y alma al arte que es el cuerpo, éste no funciona sin ellos. Sobre todo, al arte teatral, el cual demanda el espíritu de los artistas para generar de nuevo catarsis en los espectadores.

Hacer poesía es la tarea del universo y del hombre, es intrínseco a nuestra naturaleza. Su raíz griega, poiesis, significa creación, entonces HAGAMOS DEL TEATRO ALGO UTIL, aunque se nos diga que todo está ya hecho. Si fuese así, ya hubiésemos encontrado el fin de universo y el por qué los hoyos negros. Al final, la imaginación es sólo para rebeldes que se atreven hacer del mundo algo distinto.

Este ensayo es un acto de fe en donde llamo a espíritus hermanos que tengan las mismas inquietudes y demandas acerca de nuestro acontecer teatral.

 

Antipoética y antiartistas

I

La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma porque la belleza ha muerto; ni alegre; ni alegre ni triste, ni clara ni oscura, no debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureolas o los sudores de una carrera en arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, objetivamente y para todos. Por ello, la crítica es inútil.

Tristán Tzara

 

Con este ensayo me pronuncio en contra de los antiartistas, su inconsciencia, del sin sentido del arte que tanto pronuncian y en el que pretenden respaldarse en conceptos e ideas, algo que es propio de la lógica y filosófica, empero, no me pronuncio en contra de su historia. Si uso la palabra antipoética se debe a un reclamo: ¡Artistas traigan de nuevo al arte la poesía del espíritu y alma!

Parece vergonzoso para los poetas actuales utilizar las siguientes palabras: belleza, alma, espíritu, arte. Sin dimensionar que al dejar de enunciar estas palabras se pierde su fuerza evocadora. No es el lenguaje el que necesita una transformación sino las formas y estilos que los albergan. Es por ello que en una sociedad de consumo los artistas reflexionen acerca de su quehacer en la historia. Porque los espacios en donde se supone debe albergarse el arte se encuentran utilizados por antiartistas que generan productos desechables y condenados al olvido. Pienso en todas esas veces en las que he asistido al teatro y salgo con un mal sabor de boca. Porque asisto a él pretendiendo encontrarme a mí misma, o tal vez, para renunciar a la idea de lo que alguna vez creí ser. Porque creo que, si llego al fondo de mí misma, tal vez llegue al fondo de cualquier ser. Por eso asisto al teatro, para entender(me).

Pero pareciera que en la actualidad al arte se le ve como un bien de consumo en vez de buscar su transcendencia no sólo en la parte física, sino también espiritual. Sin embargo, el arte no es un bien de consumo que pueda albergarse en los almacenes y bodegas de millonarios, ni sirve para adornar casas, ni para que directores cinematográficos ganen premios, ni para que los teatros luzcan llenos de estrellas de cine y televisión y de asistentes necesitados de un autógrafo.

El arte nace para inquietar, para transformar. Para hacer sentir vergüenza a los ricos de su obscenidad millonaria mientras millones de mujeres, hombres y niños deben vivir en la frontera porque no pueden regresar a su país, porque tienen miedo, porque tienen hambre. Para que un ser humano sienta vergüenza por su cómoda vida mientras no se enfrenta a sí mismo. Porque un puñado de hombres y mujeres dirigen el destino de la humanidad a un vacío, haciéndonos creer que no hay esperanza ni futuro. Por ello en una época como la nuestra, el arte exige un GRITO y UN OÍDO que lo escuche. El teatro necesita un rugido que NOS HAGA DESPERTAR DE ESTA VIOLENCIA a la que permanecemos pasivos. Porque el teatro no ha muerto, sigue oprimido bajo preceptos, conceptos e ideologías que engañan al hombre.

El arte necesita una voz que no tenga precio y se encuentre lejos de esas manos viciadas por conductas amorales, y antiéticas. Por ello me resulta de vital importancia entender quiénes han sido los padres de nuestra historia y de nuestra desesperanza. ¿Qué es lo que han provocado al pedir que el destino de las obras sea el olvido? Este olvido y crisis espiritual nos ha llevado a la transformación y extravío de las costumbres, de la cultura, por lo tanto, la del hombre.

El mundo del arte y la poesía cambió al leer la segunda estrofa de Arthur Rimabaud en “Une saision en enfer”: Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. –Et je l’ai trouvée amére.—Et je l’ai injuriée. La belleza se encontraba amarga para los poetas. Sentimiento que se vio reforzado en La Gran Guerra, el desarrollo tecnológico de las armas había dejado a su paso millones de hombres muertos, heridos y mutilados. Nunca antes en la historia de la humanidad se había podido cuantificar las cifras de los muertos en tan altos números. La tarea de poesía era injuriar aquello que no podría jamás existir, como la belleza romántica egoísta.

Los ismos que surgieron a principio de siglo XX son sólo el reflejo de una crisis espiritual a la cual Rousseau se adelantó. En su Discurso sobre las artes y las ciencias, respondía a la pregunta: ¿El florecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a mejorar las costumbres? A lo cual el autor planteó el problema del progreso en general mostrando todo lo contradictorio que puede tener y concluye que el progreso de la ciencia y el arte no ha contribuido a mejorar las costumbres, sino más bien a extraviarlas.

Las costumbres no son más que un modo habitual de obrar que se establece por la repetición en los mismos actos por tradición. Así que cuando se nos dice que el arte sólo ayuda a extraviar estas costumbres, se nos está diciendo que nuestras tradiciones se encuentran extraviadas. Entiendo por extravío como el trastorno o molestia que altera la normalidad de algo.  Así que nuestros actos se encuentran en constante repetición y trastornados en la cultura porque quizá no existe una consciencia de éstos. Cito a Jung: Hasta que el inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Y es arte también expresión del inconsciente.

**El texto publicado es responsabilidad de su autor.

En DISTRITO TEATRAL creemos en el poder de la cultura para transformarnos al dar sentido a lo que vemos. #Vamosalteatro para descubrir qué #valelapena ir a ver y conversar. Da click aquí si quieres conocer más de nosotros.

La iniciativa #YoVoyAlTeatro une a los teatros de CDMX

Por Johana Trujillo A.

enorabuena

Estamos cerca de la comunidad teatral desde 2009, aunque Distrito Teatral nace en 2012 para dar a conocer la oferta teatral de la ciudad. Desde entonces, no habíamos visto un proyecto que uniera a la comunidad teatral con un mismo fin. Cabe recalcar que no es una asociación, es una iniciativa que reune esfuerzos de difusión. Por ellos, cualquier teatro o productor teatral interesado en ampliar su alcance de difusión siendo parte de la iniciativa, sólo tiene que ponerse en contacto con el Centro Cultural Helénico, al área de difusión, al 4155 0900 ext. 7431 y 7433 o al correo prensa.helenico@cultura.gob.mx

En conferencia de prensa indicaron que México es el tercer país con mayor producción teatral en el mundo pero que de cada 100 personas, 68 no han ido al teatro. Aunque, de acuerdo a una nota publicada por La Jornada en 2010, 48% de mexicanos no muestra interés por la cultura. En dicha nota se indica que en 2010 “41 millones 645 mil 557 personas en el país están poco o nada interesadas en la cultura; sólo 11 millones 279 mil cinco personas (13 por ciento) están muy interesadas, 29 millones 498 mil 936 (34 por ciento) estarían algo interesadas y cinco por ciento no sabe o no contestó.”. De ahí que nos genere alegría esta iniciativa, con la cual queremos ser #cómplicesdelteatro desde nuestro DISTRITO TEARAL, pues tenemos el mismo fin: acercar el teatro a los habitantes de la Ciudad de México. Pues las cifras de dicha encuesta nos indican una problemática clara: la mayoría de los mexicanos no se entera de lo que sucede en el teatro (y por lo tanto no se puede interesar).

YO VOY AL TEATRO es una iniciativa que busca difundir la oferta teatral de la Ciudad de México, a través de diversas estrategias generadas por la suma de esfuerzos de los distintos espacios escénicos participantes, visibilizar el teatro, potencializar las estrategias de difusión, y generar y desarrollar públicos.

Es impulsada por Centro Cultural Helénico y surgió con el compromiso de unir esfuerzos con distintos foros independientes e institucionales en aras de difundir y dar a conocer la abundante oferta teatral en la Ciudad de México, fortaleciendo así a la comunidad teatral a través de la participación conjunta, con el objetivo de potencializar el esfuerzo de difusión en un solo esquema que los englobe, compartir el público y compartir medios para dar a conocer las propuestas escénicas.

YO VOY AL TEATRO da a conocer una obra de cada uno de los foros participantes en las instalaciones de los mismos a través de una pantall, así como en medios impresos y digitales, en beneficio de toda la comunidad teatral de la Ciudad de México. Ser parte de Yo voy al teatro es gratis pues en cada uno de los foros participantes habrá una cartelera “Yo voy al teatro” con una obra de cada foro. A esas obra se podrá tener descuento presentando el boleto del otro teatro participante con la promoción “Cuando #yovoyalteatro mi boleto me da más” que consiste en 3 pasos básicos:

1. Compra tu boleto para cualquier obra de alguno de los teatros participantes en la campaña “Yo voy al teatro”

2. Conserva tu boleto y canjéalo por un descuento en la taquilla de cualquiera de los teatros participantes.

3. Tienes un mes para hacer válida esta promoción, a partir de la fecha de emisión del boleto, indicada en la impresión del mismo.

Pretende ser una plataforma que concentre contenidos y materiales idóneos dedicados a la promoción del teatro con un lenguaje actual, apropiado para todo tipo de público. Pretende ser un sitio que direccione a los espectadores a la nutrida oferta que tiene el arte dramático. Es un programa incluyente en el que se espera contar con la presencia de otros foros, por el momento se cuenta con el apoyo de:
• Centro Cultural Helénico
• Centro Nacional de las Artes
• Coordinación Nacional de Teatro del INBA
• Teatro UNAM
• Centro Cultural San Ángel, Teatro López Tarso
• Teatro La Capilla
• Foro Shakespeare
• Círculo Teatral
• Teatro El Milagro
• Teatro Milán, Foro Lucerna
• La Teatrería
• Teatro NH
• Teatro Bar El Vicio
• Sistema Teatros de la CDMX

Sigue a la iniciativa en Facebook /yovoyalteatromx | Twitter @YoVoyAlTeatroMx

LA MONARQUÍA CASI PERFECTA

La-monarquia-2
UN VEHÍCULO INFALIBLE
Por Óscar Alberto Fontana* (@fontanaoscar)

Obra del dramaturgo Cutberto López que nos presenta de forma satírica, la relación voraz, corrupta y obcecada entre un monarca, el poder y su fiel lacayo, con quien huye al enterarse que quieren robarle su trono. La obra señala severamente la forma en la que se conduce el gobernante con su pueblo. Exhibe de manera puntual la demagogia, deshonestidad y cinismo del monarca. El texto resulta hilarante y al mismo tiempo aterrador cuando el público reconoce la situación actual del país en lo que está viendo en escena. La propuesta del texto privilegia el ritmo y hace que todo el tiempo sea interesante y divertido.

El trabajo de dirección de Angélica Rogel – a quien podemos recordar por “El juego de la silla”, entre otros muchos trabajos destacables- apuesta por un espacio casi vacío: un trono que puede convertirse fácilmente en otros elementos. La dirección resulta ágil, efectista y una vez más, hace que la obra transcurra con buen tempo. La pericia que posee Rogel sobre el tono es indiscutible, hay un flagrante dominio de éste y es plausible en un montaje con estas características. La dirección logra colaborar al objetivo del argumento en muy buen grado.

Raúl Adalid y Tizoc Arroyo, logran un atractivo contrapunto en escena, hecho que consigue conectar de manera inmediata y permanente con su público. La construcción de ambos personajes es laudable. Arroyo logra un lacayo que, a pesar de mostrar una exagerada lealtad por su rey, esconde un poderoso deseo; mientras que Adalid construye un rey dominado por la avidez de poder. La dupla de estos actores resulta estupenda, e indiscutiblemente logra la respuesta esperada en el espectador.

La música en vivo y en escena, ejecutada por Sergio Robledo, un acordeonista con los ojos vendados y fuera de foco, pero presente, colaboran de manera importante a la construcción del tono. Además de jugar un papel importante dentro de la historia entre el rey y su lacayo.

“La monarquía casi perfecta”, es un montaje mordaz que va a bordo de un vehículo infalible para la exposición de la realidad: el exquisito humor negro.

LA MONARQUÍA CASI PERFECTA
De: Cutberto López
Dirección: Angélica Rogel
Con: Raúl Adalid y Tizoc Arroyo
Músico en escena: Sergio Robledo
Hasta el 26 de Junio
Sábados 20:00, domingos 18:00Hrs
Foro Shakespeare
(Zamora 7, col condesa)

oscar.fontana@distritoteatral.mx
*Actor / Dramaturgo / Teatrista

LA CAPILLA CUENTA CON UN NUEVO ESPACIO Y AMPLÍA SU OFERTA ESCÉNICA

Escrito por Ariel Escalante (@YoSoyAriel)

alicia

A pesar de que ya no cuenta con el apoyo del programa México en Escena, el Teatro La Capilla sigue dando cabida a compañías emergentes y proyectos independientes. Y ahora incluso cuenta con un nuevo espacio, la Sala Novo, con lo que la oferta teatral ha aumentado para este año.

Boris Schoemann, director artístico del Teatro La Capilla, dio a conocer las obras de teatro que integran la programación de ambos foros durante mayo, junio y julio de este año.

Durante la presentación de su cartelera, Schoemann se congratuló de la diversidad de las propuestas escénicas y de la calidad del discurso de los teatreros que se encargaron de presentar ante los medios sus proyectos. Consideró que “en época de crisis se hace buen teatro”.

A continuación presentamos algunas de las obras que te recomendamos no perderte, tanto en el Teatro La Capilla como en la Sala Novo:

Teatro La Capilla

LUISA
Funciones: Lunes, 20:00 hrs
Temporada: del 9 al 30 de mayo de 2016
Autor: Daniel Veronese
Dirección escénica: Angélica Rogel
Elenco: Gabriela Zas Montero
Música en vivo: Omar Medina

Sinopsis: Luisa, un personaje femenino cargado de nostalgia, quien se negó a continuar con su vida para dedicarse a esperar.

Es un monólogo que se caracteriza por la intimidad del montaje y la atmósfera nostálgica que lo rodea. Este proyecto es resultado de el encuentro de tres países latinoamericanos: México, Colombia y Argentina. Para explorar el acontecer escénico desde diferentes puntos de vista.

LA CIÉNEGA
Funciones: Miércoles, 20:00 hrs
Temporada: del 4 de mayo al 20 de julio
Autor: Camila Villegas
Dirección escénica: Alberto Lomnitz
Elenco: Teté Espinosa, Harif Ovalle, María José Pucheta / Valentina Rivera (alternan funciones)
Sinopsis: Eleazar e Irene, junto con su hija Amelia, tratan de ser felices. Se acerca un momento que normalmente sería muy alegre y emocionante pero no lo es: la pequeña Amelia pronto entrará a la escuela. Por el contrario, la situación amenaza con destruir por completo a la pareja. A Irene la invadido el miedo que se intuye viene de una situación que todos conocen y ninguno habla.

MEMORIA: COMBINACIÓN DE SONIDOS Y SILENCIOS
Funciones: Jueves, 20:00 hrs
Temporada: del 19 de mayo al 30 de junio
Autor: Marbel Huautla, Hebzoariba Hernández, Tamizamy Ayala, Omar Felgueres y Mario Alberto Moreno
Dirección escénica: Hebzoariba Hernández
Elenco: Tamizamy Ayala, Omar Felgueres y Mario Alberto Moreno

Sinopsis: Tres personas sobre un escenario convierten la ficción en una realidad, la de sus recuerdos. Mediante sonidos y silencios acceden a la memoria, se acompañan con lo que escuchan del otro y descubren que pueden permanecer juntos.
En medio de la gran historia de la vida nos preguntamos: ¿cómo algo personal se vuelve colectivo?

INSTRUCCIONES PARA JUGAR DE MEMORIA
Funciones: viernes 8:30pm, sábado 7:00 pm y domingo 6:00pm
Temporada: del 17 de junio al 3 de julio
Autor: Camila Villegas
Dirección escénica: David Jiménez Sánchez

Sinopsis: Blanco y Loco asisten a su cita anual para ver la Fórmula 1, pero este año todo es especial. El Gran Premio se celebra por fin en México y aunque el tercer amigo no ha asistido en varios años, esta vez realmente hay esperanza de que lo haga.

En medio de la espera y la incertidumbre, la interacción entre los personajes se ve afectada: la ausencia la interrumpe, los recuerdos la saturan, los objetos la invaden. Blanco y Loco tratarán de aferrarse a un status quo inexistente a través de “inventariar” los objetos y el relato de las anécdotas perdidas en la memoria. Pero todo es inútil, la ausencia lo tiñe todo, hace la relación imposible.

Sala Novo

CHOROS FAVORITOS
Funciones: Viernes 22:00 horas
Temporada: 1 de abril al 17 de junio
Autor: Jorge Zárate y Blanca Salces
Dirección escénica: Jorge Zárate y Blanca Salces
Elenco: Jorge Zárate y Blanca Salces

Sinópsis: Choros favoritos reúne las mejores rutinas de Stand Up Comedy que Jorge Zárate y Blanca Salces, han presentado a lo largo de diez años.

“Hace diez años explicábamos qué es el Stand Up, ahora que sale en la tele tenemos que explicar qué no es el Stand Up”.

LA LEYENDA DE MU
Funciones: Viernes 17:00 horas
Temporada: 10 de junio al 15 de julio
Dramaturgia y Dirección Escénica: Carlos Virgen
Música: Nucle Integral de Composición (NICO)
Elenco: Rodrigo Servín Mora, Elizabeth García, Darío Guajardo y Fernanda Villegas

Sinópsis: La Compañía de Teatro La Bota estrena su nueva puesta en escena “La Leyenda de Mu”, escrita y dirigida por Carlos Virgen; se trata de una sátira política basada en una historia real, pero acaecida en un lugar ficticio. Una combinación de farsa política y teatro del absurdo que busca evidenciar las contradicciones y la circularidad del pensamiento racional.